Marisol radikalizmusa – vágy, test és hatalom

Marisol művészete azért radikális, mert sem a klasszikus pop art kényelmes, csillogó felszíneihez, sem a korszak női szerepekről alkotott elvárásaihoz nem illeszkedik.

2014-ben a New York-i El Museo del Barrio falai között láttam először átfogó kiállítást Marisol munkáiból – akkor még élt a művész. Marina Pacini kurátor kronologikus rendben vezette végig az életművet, finoman kibontva egy rendkívül összetett és következetes alkotói pályát. A mostani, koppenhágai Louisiana Múzeum által rendezett első európai nagyszabású Marisol-tárlat azonban más hangsúlyt választ: itt nem az időrenden, hanem a művész radikalizmusán van a fókusz.


Marisol művészete azért radikális, mert sem a klasszikus pop art kényelmes, csillogó felszíneihez, sem a korszak női szerepekről alkotott elvárásaihoz nem illeszkedik pontosan. Szobrai, bár első látásra könnyűnek és banálisnak mutatják magukat, tele vannak egzisztenciális kérdésekkel és politikai üzenetekkel, következetesen lebontják a beidegződött nemi szerepmintákat, és szembesítenek az egyenlőség törékenységével. 
A dekoratív jelleg mögött mindig súlyos kérdések húzódnak meg, Marisolnál a test mindig politikai tér: durva fába vágott, festett, gipszlenyomatokkal és talált elemekkel kiegészített figurái a sérülékenység, a hatalom, az identitás és a társadalmi szerepek feszültségeit hordozzák. A humor és a groteszk nála fontos eszköz a világ abszurditásának leleplezésére. 

A termekben sétálva az az érzésünk, mintha mi magunk is belépnénk a sokaság közepébe. A groteszk, furcsa alakok társaságává válunk: egy vizuális tömeg részévé, amely egyszerre társadalomkritika és tükör. Marisol univerzuma nyugtalanító és színes, sötét és humoros, banális és rétegzett egyszerre. A humor és a báj itt nem menekülőút, hanem csapda: miközben közel engednek magukhoz, már bele is húznak minket azokba a kérdésekbe, amelyek elől nincs kibúvó.
A The Car például egy úton haladó autót ábrázol, tele utasokkal: a fejek egyszerű fából faragott formák, az arcok rajzok, fényképek és gipszmaszkok. Közelebbről megnézve kiderül, hogy az összes utas – a sofőrt kivéve – maga Marisol. A mű az önvizsgálathoz vezet: ki vagyok, hogyan látnak, hol a helyem. A Tea for Three fejei a venezuelai zászló színeire festett tömbön állnak. A nemzeti színek pátosza, a bohócszerű arcok és a groteszk testarányok együttese szatirikus képet rajzol a társadalomról: a zászló mint identitásszimbólum és a bohóc mint az emberi viselkedés karikatúrája itt összecsúszik. Ez a mű is jó példa arra, hogy Marisol finom, mégis kegyetlen humorral mutatja meg, mennyire törékenyek és abszurdak azok a szerepek és konstrukciók, amelyek mentén közösségeket, nemzeteket, sőt önmagunkat is értelmezzük.

A kiállítás világosan megmutatja, hogy Marisol művészete egyszerre személyes és társadalmi. Egy helyen a saját testéről készített fragmentumokat egy nagy installációba rendezve jelennek meg azok a kérdések, amelyek a hetvenes évek feminista diskurzusát is foglalkoztatták: szexualitás, erotika, terhesség, a női test tárgyiasítása, erőszak. Rajzain testkontúrok, személyes vallomások, fragmentumok jelennek meg. Ezek a zavarbaejtő művek azt sugallják, hogy identitásunk nem rögzített, hanem folyamatosan alakuló, mozgásban lévő konstrukció.

Radikalizmusa azonban nemcsak témaválasztásában, hanem anyaghasználatában is tetten érhető. A pop art sima, csillogó felületei helyett Marisol a tapintható anyagminőségeket hagyja érvényesülni: fa, festék, gipsz, talált tárgyak – ezek a művek teli vannak nyersességgel és durvasággal. Nem véletlen, hogy az 1970-es évektől, amikor a pop arttól elfordulva egyre nyíltabban politikai művészetet kezdett létrehozni, fokozatosan kiesett a kritika és a közönség kegyeiből, és szerepe hosszú időre kitörlődött a pop art kánonjából.
A kiállítás Marisol és Andy Warhol kapcsolatával is foglalkozik. Warhol Marisolról készített kísérleti filmje, valamint a venezuelai művész Paris Review munkája idézi ezt a viszonyt. Mindkettőjük művészete a hírességek kultusza, a nemi identitás és az önreprezentáció körül forgott – Warhol pedig őszinte csodálattal beszélt Marisolról, „az első csillogó lányművészként” emlegetve őt.

Az Underwater sorozat külön termet kapott. 1968-ban, pályája csúcsán Marisol a Velencei Biennálén képviselte Venezuelát, és ugyanebben az évben a kasseli Documenta mindössze négy női résztvevőjének egyike volt. A vietnámi háború politikai légköre elől Ázsiába utazott, majd Thaiföldön intenzív búvárképzésen vett részt. A víz alatt töltött időt „újjászületésként” élte meg. A teremben látható víz alatti fotók, filmek és a haltestekkel kombinált önarcképszerű szobrok az ember és természet egymásrautaltságát, valamint az amerikai katonai-ipari komplexum és az óceánok élővilága közötti feszültséget vizsgálják – jóval megelőzve a kortárs ökoművészet gondolkodásmódját.

A tárlat egyik legnagyobb erénye, hogy nagy számban mutatja be Marisol rajzait is, amelyek az egész életművet áthatják. Ezek a vibráló, színes lapok az erotika felől közelítenek a testhez: a vágy itt nem direkt, hanem sejtelmes és töredezett, a test nem látvány, hanem tapasztalat, a vágy tere — egyszerre hívogató és elérhetetlen. Marisolnál az erotika nem privát ügy, hanem politikai gesztus: a test autonómiájának és az öröm jogának visszakövetelése egy erőszakos, férfiuralmi világban.

AZ ÖSSZES KÉP: Részletek a Lousiana Museum Marisol c. kiállításából. Koppenhága, 2026.

© a Lousiana Museum jóvoltából. Foto: Camilla Stephan / Louisiana Museum of Modern Art

Ez a kiállítás nemcsak Marisol művészetét mutatja be, hanem azt is, mennyire előrelátó, radikális és ma is érvényes mindaz, amit a testről, a hatalomról, a politikáról és az ökológiáról gondolt. A Louisiana nem egyszerűen életművet állít ki, hanem újraír egy kánont. Az elmúlt évek amerikai tárlatai már elkezdték ezt a folyamatot, most pedig Koppenhágában válik világossá, mennyire súlyos és mennyire időszerű Marisol munkássága.

— Kocsis Katica

2026. január 01., csütörtök 17:23
kapcsolódó cikkek
  • In da Studio - Hardi Ágnes

    Hardi Ágnes a fém, majd a mozaikszerű felületek után tovább kísérletezik az anyag megmunkálásával, egyre inkább elmozdulva a lágy, éteri minőségek felé. 

  • Botero: a kézjegy mindenek felett

    Kicsit több mint egy évvel a halála után a barcelonai Palau Martorell ad otthont Fernando Botero eddigi legátfogóbb spanyolországbeli bemutatkozásának.

  • Szolga Hajnal: Winds of Change

    Június 5-éig volt látható Szolga Hajnal egyéni tárlata a berlini Atelier für Photographie projektgalériában. A változás szele címet viselő kiállítás járt már Budapesten és Barcelonában is, jóllehet némileg eltérő válogatásban és installációs megoldásokkal. 

ajánló

Visszavarázsosítás ezer fokon

Rakoncátlan energiacsóvaként csapnak le Bóbics Dia magas rezgésszámon működő alkotásai, jólesően felvillanyozva a tél végi letargia burkában mozgó közönséget.   

támogatók